Run The Jewels - RTJ4
(2020, RBC/BMG)
hardcore hip-hop / political hip-hop / conscious hip-hop / experimental hip-hop
Релиз июня — 4-й альбом Run The Jewels — стал идеальной музыкальной репрезентацией тех социальных волнений, которые вспыхнули на Западе в конце весны и начале лета.
Дуэт Киллера Майка (Michael Render) и El P (Jaime Meline) с самого начала своего творческого пути был очень близок политическим высказываниям и острому интересу к социальным проблемам сегодняшнего общества. Очевидный факт про Run The Jewels, да, но именно выход RTJ4 в конкретный момент 2020-го года удивительным (хотя и закономерным) образом срезонировал с до предела накалённой социально-политической обстановкой в западном (в первую очередь, американском) обществе.
Протесты и общее гражданское неспокойствие, разразившееся в конце мая после жестокого убийства афроамериканца Джорджа Флойда, привело не только к столкновениям с полицией, подъёму движения Black Lives Matter и изменениям в законодательстве США, но и к логичному отражению этой социально-политической ситуации в массовой культуре. Альбом RTJ4 в этом смысле интересен не только своей своевременностью, но и тем, насколько точно он попал в болевые точки современного общества — расизм, полицейский произвол, социальное неравенство и так далее.
Особенно проникновенно и даже по-своему жутко в этом плане звучит песня Walking in the Snow, на котором Киллер Майк читает «And you so numb, you watch the cops choke out a man like me / Until my voice goes from a shriek to whisper, "I can't breathe"», при этом отсылая к убийству Эрика Гарнера в 2014 году. Насколько же мощно срезонировал трек, учитывая, что альбом записывался ещё до пандемии и, разумеется, до всех вышеупомянутых событий. Дополняется это содержание RTJ4 разнообразным звучанием записи и отличным гостевым участие разных музыкантов, включая Джоша Хомми, Зака де ла Роча и Мэвис Стэплс.
В общем, об актуальности Run The Jewels на сегодняшний день и говорить не приходится. Остаётся лишь процитировать Gangsta Boo, которая на том же Walking in the Snow говорит про Майка и El P: «...one of 'em black and the other one white. So if you don't like 'em, you automatically racist.»
Слушать:
https://open.spotify.com/album/6cx4GVNs03Pu4ZczRnWiLd
(2020, RBC/BMG)
hardcore hip-hop / political hip-hop / conscious hip-hop / experimental hip-hop
Релиз июня — 4-й альбом Run The Jewels — стал идеальной музыкальной репрезентацией тех социальных волнений, которые вспыхнули на Западе в конце весны и начале лета.
Дуэт Киллера Майка (Michael Render) и El P (Jaime Meline) с самого начала своего творческого пути был очень близок политическим высказываниям и острому интересу к социальным проблемам сегодняшнего общества. Очевидный факт про Run The Jewels, да, но именно выход RTJ4 в конкретный момент 2020-го года удивительным (хотя и закономерным) образом срезонировал с до предела накалённой социально-политической обстановкой в западном (в первую очередь, американском) обществе.
Протесты и общее гражданское неспокойствие, разразившееся в конце мая после жестокого убийства афроамериканца Джорджа Флойда, привело не только к столкновениям с полицией, подъёму движения Black Lives Matter и изменениям в законодательстве США, но и к логичному отражению этой социально-политической ситуации в массовой культуре. Альбом RTJ4 в этом смысле интересен не только своей своевременностью, но и тем, насколько точно он попал в болевые точки современного общества — расизм, полицейский произвол, социальное неравенство и так далее.
Особенно проникновенно и даже по-своему жутко в этом плане звучит песня Walking in the Snow, на котором Киллер Майк читает «And you so numb, you watch the cops choke out a man like me / Until my voice goes from a shriek to whisper, "I can't breathe"», при этом отсылая к убийству Эрика Гарнера в 2014 году. Насколько же мощно срезонировал трек, учитывая, что альбом записывался ещё до пандемии и, разумеется, до всех вышеупомянутых событий. Дополняется это содержание RTJ4 разнообразным звучанием записи и отличным гостевым участие разных музыкантов, включая Джоша Хомми, Зака де ла Роча и Мэвис Стэплс.
В общем, об актуальности Run The Jewels на сегодняшний день и говорить не приходится. Остаётся лишь процитировать Gangsta Boo, которая на том же Walking in the Snow говорит про Майка и El P: «...one of 'em black and the other one white. So if you don't like 'em, you automatically racist.»
Слушать:
https://open.spotify.com/album/6cx4GVNs03Pu4ZczRnWiLd
Crack Cloud - Pain Olympics
(2020, Meat Machine)
art punk / post-punk / experimental rock
Альбомом июля для нас стал дебютный Pain Olympics арт-панк-группы Crack Cloud. Незаслуженно оставили без внимания и исправляемся.
Crack Cloud изначально был сольным проектом барабанщика и вокалиста Зака Чоя (Zach Choy). Группа постепенно расширилась, но полноценный состав участников назвать сложно — это большой коллектив, в котором есть не только музыканты, но и танцоры, художники, режиссёры, и состав их меняется. Дебют получился многообещающим и нетривиальным: Crack Cloud сочетают арт-панк с экспериментальным роком, а политические высказывания с визионерским подходом к этим поджанрам.
«Pain Olympics был создан людьми на задворках, многие были под стигмой из-за зависимостей, и для всех было тяжело отпускать этот проект. С самого начала он был отдушиной для нас, пока мы пытались стать лучше как люди. Этот проект на самом деле и не заканчивается, если говорить о нашем экзистенциальном пути. Работа над ним была напряжённой, но вместе с тем необходимой, чтобы излечиваться и исследовать новое. Мы очень благодарны за это», – комментирует работу над альбомом Зак Чой (для Music Week*).
*https://www.musicweek.com/radar/read/on-the-radar-crack-cloud/080750
Слушать:
https://crackcloud.bandcamp.com/album/pain-olympics
(2020, Meat Machine)
art punk / post-punk / experimental rock
Альбомом июля для нас стал дебютный Pain Olympics арт-панк-группы Crack Cloud. Незаслуженно оставили без внимания и исправляемся.
Crack Cloud изначально был сольным проектом барабанщика и вокалиста Зака Чоя (Zach Choy). Группа постепенно расширилась, но полноценный состав участников назвать сложно — это большой коллектив, в котором есть не только музыканты, но и танцоры, художники, режиссёры, и состав их меняется. Дебют получился многообещающим и нетривиальным: Crack Cloud сочетают арт-панк с экспериментальным роком, а политические высказывания с визионерским подходом к этим поджанрам.
«Pain Olympics был создан людьми на задворках, многие были под стигмой из-за зависимостей, и для всех было тяжело отпускать этот проект. С самого начала он был отдушиной для нас, пока мы пытались стать лучше как люди. Этот проект на самом деле и не заканчивается, если говорить о нашем экзистенциальном пути. Работа над ним была напряжённой, но вместе с тем необходимой, чтобы излечиваться и исследовать новое. Мы очень благодарны за это», – комментирует работу над альбомом Зак Чой (для Music Week*).
*https://www.musicweek.com/radar/read/on-the-radar-crack-cloud/080750
Слушать:
https://crackcloud.bandcamp.com/album/pain-olympics
Matmos - The Consuming Flame: Open Exercises in Group Form
(2020, Thrill Jockey Records)
sound collage / idm / experimental electronic / plunderphonics / electroacoustic / field recordings
Matmos были очень плодотворны в этом году. Помимо сольного релиза Дрю Дэниела, в наш топ в качестве релиза августа попадает и 12-й студийный альбом дуэта экспериментаторов.
Что нужно сделать, чтобы записать действительно масштабный релиз? Можно сделать упор на хронометраж записи, можно придумать какой-то грандиозный концепт для альбома, а можно, например, вложить максимум усилий в работу над продакшеном, сведением и мастерингом. Всё это по-прежнему работает в определённой степени, но зачем людям, с каждым новым альбомом переизобретающим собственную музыку, идти по уже многократно протоптанным путям? Да, хоть The Consuming Flame: Open Exercises in Group Form и длится 3 часа, нас в этом альбоме заинтересовало совершенно другое.
Вместо того, чтобы обратиться к некому единому источнику звуков для записи альбома (например, к стиральной машине или различным предметам из пластинка), на этот раз Matmos (Дрю Дэниел и Мартин Шмидт) решили подойти к этому вопрос более тонко. 99-ти музыкантам, художникам и писателям было предложено предоставить дуэту запись с любым звуковым фрагментом, лишь бы ритмически он соответствовал темпу в 99 bpm (ударов в минуту). То разнообразие спектра людей, которые отметились участием в этом проекте, просто поражает. Коллабораторами на The Consuming Flame: Open Exercises in Group Form стали все-все-все, начиная такими известными именами, как Yo La Tengo, clipping. и Oneohtrix Point Never, и заканчивая, например, студентами курса Sound As Music, который Мартин Шмидт преподаёт в Институте искусств Сан-Франциско.
Одно дело — собрать все эти 99 аудиофрагментов. И совершенно другое — превратить их в то, что мы в результате мы слышим на альбоме. Пожалуй, The Consuming Flame: Open Exercises in Group Form можно справедливо назвать magnum opus’ом американского дуэта. То огромное калейдоскопическое разнообразие звучаний, структур и подходов к созданию экспериментальной музыки, которого смогли добиться Matmos на этом альбоме, запомнится нам, как одно из наиболее ярких музыкальных (и шире — звуковых) впечатлений в этом году.
Послушать и ознакомиться со списком участников записи:
https://matmos.bandcamp.com/
(2020, Thrill Jockey Records)
sound collage / idm / experimental electronic / plunderphonics / electroacoustic / field recordings
Matmos были очень плодотворны в этом году. Помимо сольного релиза Дрю Дэниела, в наш топ в качестве релиза августа попадает и 12-й студийный альбом дуэта экспериментаторов.
Что нужно сделать, чтобы записать действительно масштабный релиз? Можно сделать упор на хронометраж записи, можно придумать какой-то грандиозный концепт для альбома, а можно, например, вложить максимум усилий в работу над продакшеном, сведением и мастерингом. Всё это по-прежнему работает в определённой степени, но зачем людям, с каждым новым альбомом переизобретающим собственную музыку, идти по уже многократно протоптанным путям? Да, хоть The Consuming Flame: Open Exercises in Group Form и длится 3 часа, нас в этом альбоме заинтересовало совершенно другое.
Вместо того, чтобы обратиться к некому единому источнику звуков для записи альбома (например, к стиральной машине или различным предметам из пластинка), на этот раз Matmos (Дрю Дэниел и Мартин Шмидт) решили подойти к этому вопрос более тонко. 99-ти музыкантам, художникам и писателям было предложено предоставить дуэту запись с любым звуковым фрагментом, лишь бы ритмически он соответствовал темпу в 99 bpm (ударов в минуту). То разнообразие спектра людей, которые отметились участием в этом проекте, просто поражает. Коллабораторами на The Consuming Flame: Open Exercises in Group Form стали все-все-все, начиная такими известными именами, как Yo La Tengo, clipping. и Oneohtrix Point Never, и заканчивая, например, студентами курса Sound As Music, который Мартин Шмидт преподаёт в Институте искусств Сан-Франциско.
Одно дело — собрать все эти 99 аудиофрагментов. И совершенно другое — превратить их в то, что мы в результате мы слышим на альбоме. Пожалуй, The Consuming Flame: Open Exercises in Group Form можно справедливо назвать magnum opus’ом американского дуэта. То огромное калейдоскопическое разнообразие звучаний, структур и подходов к созданию экспериментальной музыки, которого смогли добиться Matmos на этом альбоме, запомнится нам, как одно из наиболее ярких музыкальных (и шире — звуковых) впечатлений в этом году.
Послушать и ознакомиться со списком участников записи:
https://matmos.bandcamp.com/
Moor Mother - Circuit City
(2020, Don Giovanni Records)
free jazz / jazz poetry / avant-garde jazz / afrofuturism
Релизом сентября для нас стал новый альбом Moor Mother, который скорее стоило бы назвать записанной постановкой.
Про саму Moor Mother и про разные проекты с её участием (Irreversible Entanglements, Zonal) мы писали уже не раз, поэтому здесь обойдёмся без подробностей биографии и перечисления прошлых коллабораций, коих у Камайи Айевы (Camae Ayewa) найдётся немало. Этот год для неё был не менее продуктивным, чем прошлые, несмотря на все ограничения — меньше недели назад вышла совместная с билли вудсом (billy woods) пластинка Brass, а летом — лайв-коллаборация с Николь Митчелл (Nicole Mitchell) под названием Offering. Circuit City — новый альбом в сольной дискографии Камайи — получился не менее интересным.
Релиз был записан вживую вместе с музыкантами Стивом Монтенегро (Steve Montenegro — электроника) и Адой Адхийатмой (Ada Adhiyatma — электроника), Люком Стюартом (Luke Stewart — контрабас), Кейром Нойрингером (Keir Neuringer — саксофон, перкуссия), Тчесером Холмсом (Tcheser Holmes — ударные, перкуссия) и Aquiles — труба, перкуссия. Это была полноценная театральная постановка и, кстати, первый подобный опыт Камайи, представленный в галерее современного искусства FringeArts в Филадельфии. Circuit City — концептуальный альбом, выпущенный после постановки. На нём вместо привычных треков можно услышать 4 акта, где под аккомпанемент фри-джаза поэзия Камайи становится проводником в афрофутуристический мир. Поэзия, как и всегда на релизах Moor Mother, играет здесь важную роль — вслушиваться в текст, переслушивать не один раз вам точно придётся, если хочется понять Circuit City до конца.
Слушать:
https://moormother.bandcamp.com/album/circuit-city
(2020, Don Giovanni Records)
free jazz / jazz poetry / avant-garde jazz / afrofuturism
Релизом сентября для нас стал новый альбом Moor Mother, который скорее стоило бы назвать записанной постановкой.
Про саму Moor Mother и про разные проекты с её участием (Irreversible Entanglements, Zonal) мы писали уже не раз, поэтому здесь обойдёмся без подробностей биографии и перечисления прошлых коллабораций, коих у Камайи Айевы (Camae Ayewa) найдётся немало. Этот год для неё был не менее продуктивным, чем прошлые, несмотря на все ограничения — меньше недели назад вышла совместная с билли вудсом (billy woods) пластинка Brass, а летом — лайв-коллаборация с Николь Митчелл (Nicole Mitchell) под названием Offering. Circuit City — новый альбом в сольной дискографии Камайи — получился не менее интересным.
Релиз был записан вживую вместе с музыкантами Стивом Монтенегро (Steve Montenegro — электроника) и Адой Адхийатмой (Ada Adhiyatma — электроника), Люком Стюартом (Luke Stewart — контрабас), Кейром Нойрингером (Keir Neuringer — саксофон, перкуссия), Тчесером Холмсом (Tcheser Holmes — ударные, перкуссия) и Aquiles — труба, перкуссия. Это была полноценная театральная постановка и, кстати, первый подобный опыт Камайи, представленный в галерее современного искусства FringeArts в Филадельфии. Circuit City — концептуальный альбом, выпущенный после постановки. На нём вместо привычных треков можно услышать 4 акта, где под аккомпанемент фри-джаза поэзия Камайи становится проводником в афрофутуристический мир. Поэзия, как и всегда на релизах Moor Mother, играет здесь важную роль — вслушиваться в текст, переслушивать не один раз вам точно придётся, если хочется понять Circuit City до конца.
Слушать:
https://moormother.bandcamp.com/album/circuit-city
Sun Ra Arkestra - Swirling
(2020, Strut / Art Yard)
cosmic jazz / avant-garde jazz / spiritual jazz / hard bop / jazz fusion
В октябре вышел первый за 20 лет студийный альбом группы великого Сан Ра, что для нас, как и для многих, стало событием месяца. Маршалл Аллен и Аркестр представляют классические композиции в новом свете.
Как невозможно поверить, что в какой-то из дней не взойдёт солнце, так же сложно и представить угасание наследия Сан Ра. Этот неповторимый человек покинул планету больше четверти века назад, а его дух всё продолжает пронизывать всю культуру афрофутуризма (и не только) и наполнять уши и сознания тысяч музыкантов, в том числе и его Аркестра. Всю их дискографию послушать практически невозможно: Ра будто не хотел упустить ни единого момента, под запись попадало всё, и поэтому сегодня мы до сих пор ежегодно получаем по десятку неизданных ранее концертных записей или вариаций старых альбомов. Но со Swirling всё иначе. Это первый студийный альбом Аркестра за 20 лет, и он одновременно становится и эссенцией их материала, и чем-то непохожим на все прошлые их релизы.
Под руководством Маршалла Аллена, проведшего в Аркестре две трети жизни (ему 96!) и вставшего на замену Ра и Джону Гилмору, коллектив из 15 музыкантов записывает новые аранжировки из бескрайнего каталога композиций Сан Ра. Лишь одноимённая альбому Swirling – это сочинение Аллена, да и Darkness выходит в свет впервые (видимо, она была где-то в ещё не открытых архивах). Но и все остальные классические композиции играются наконец в студии, предстают в новом свете. Акцент тут делается на духовые и на мелодичность, когда как оригинальные записи часто центрировались вокруг фортепьяно Ра и околохаотичных экспериментов со звуком. Новое чистое и простое звучание, не теряющее основ того, что такое «музыка Ра» – заслуга Аллена. Swirling, и по общему ощущению, и по словам членов группы – это дань ему как лидеру, его час славы. Но в то же время очевидно, что это полностью командная работа.
Сложно вспомнить пример коллектива, в котором больше был бы развит дух коммуны: Аркестр, конечно, в разных составах, путешествует по астральному миру и космосу уже две трети века, но последним пристанищем ещё в 70-х для них стал немецкий квартал в Филадельфии. Услышать в последние 20 лет их можно было не только в небольших местных барах, где все уже как одна большая семья, но и практически на всех мировых площадках. В состав на сегодня входят как старожилы, шевствовавшие за Ра ещё с 60-х / 70-х, такие как Майкл Рей (труба), Дейв Дэвис (тромбон) или Ноел Скотт (саксофон), и более молодые новые участники, как Фарид Баррон на пианино (занявший инструмент основателя) или вокалистка Тара Миддлтон. Именно она с её раскатистым вокалом стала правопреемницей «гласа» Ра – Джун Тайсон, ушедшей в 92 году.
Как известно, философия Ра обнаруживает себя не только в джазе – она всеобъемлюща. Он мог говорить афоризмами, прокламировать и наставлять свой Аркестр часами. Урождённый Герман «Сонни» Блаунт, Сан Ра никогда не выходил из своей настоящей оболочки (то что циники назвали бы "образом"), носил блистающие одежды на теле и возвышенный взор на лице, говорил о космосе, о своём доме Сатурне, о Египте, мифологии; и для большинства всегда за его словами обязательно скрывались новые горизонты мысли – всё это Ра лаконично вкладывал в свою поэзию и в уста Джун Тайсон. На Swirling видно, насколько Миддлтон (под чутким наставничеством Маршалла Аллена) проникнута философией основателя, и в то же время не боится добавлять своего, продолжая миссию Ра – вещать о далёких просторах, одновременно приближая их и делая жизнь слушающего немного веселей и осмысленней. «Love and life / Interested me so / That I dared to knock / At the door of the cosmos!»
Слушать: https://sunrastrut.bandcamp.com/album/swirling
(2020, Strut / Art Yard)
cosmic jazz / avant-garde jazz / spiritual jazz / hard bop / jazz fusion
В октябре вышел первый за 20 лет студийный альбом группы великого Сан Ра, что для нас, как и для многих, стало событием месяца. Маршалл Аллен и Аркестр представляют классические композиции в новом свете.
Как невозможно поверить, что в какой-то из дней не взойдёт солнце, так же сложно и представить угасание наследия Сан Ра. Этот неповторимый человек покинул планету больше четверти века назад, а его дух всё продолжает пронизывать всю культуру афрофутуризма (и не только) и наполнять уши и сознания тысяч музыкантов, в том числе и его Аркестра. Всю их дискографию послушать практически невозможно: Ра будто не хотел упустить ни единого момента, под запись попадало всё, и поэтому сегодня мы до сих пор ежегодно получаем по десятку неизданных ранее концертных записей или вариаций старых альбомов. Но со Swirling всё иначе. Это первый студийный альбом Аркестра за 20 лет, и он одновременно становится и эссенцией их материала, и чем-то непохожим на все прошлые их релизы.
Под руководством Маршалла Аллена, проведшего в Аркестре две трети жизни (ему 96!) и вставшего на замену Ра и Джону Гилмору, коллектив из 15 музыкантов записывает новые аранжировки из бескрайнего каталога композиций Сан Ра. Лишь одноимённая альбому Swirling – это сочинение Аллена, да и Darkness выходит в свет впервые (видимо, она была где-то в ещё не открытых архивах). Но и все остальные классические композиции играются наконец в студии, предстают в новом свете. Акцент тут делается на духовые и на мелодичность, когда как оригинальные записи часто центрировались вокруг фортепьяно Ра и околохаотичных экспериментов со звуком. Новое чистое и простое звучание, не теряющее основ того, что такое «музыка Ра» – заслуга Аллена. Swirling, и по общему ощущению, и по словам членов группы – это дань ему как лидеру, его час славы. Но в то же время очевидно, что это полностью командная работа.
Сложно вспомнить пример коллектива, в котором больше был бы развит дух коммуны: Аркестр, конечно, в разных составах, путешествует по астральному миру и космосу уже две трети века, но последним пристанищем ещё в 70-х для них стал немецкий квартал в Филадельфии. Услышать в последние 20 лет их можно было не только в небольших местных барах, где все уже как одна большая семья, но и практически на всех мировых площадках. В состав на сегодня входят как старожилы, шевствовавшие за Ра ещё с 60-х / 70-х, такие как Майкл Рей (труба), Дейв Дэвис (тромбон) или Ноел Скотт (саксофон), и более молодые новые участники, как Фарид Баррон на пианино (занявший инструмент основателя) или вокалистка Тара Миддлтон. Именно она с её раскатистым вокалом стала правопреемницей «гласа» Ра – Джун Тайсон, ушедшей в 92 году.
Как известно, философия Ра обнаруживает себя не только в джазе – она всеобъемлюща. Он мог говорить афоризмами, прокламировать и наставлять свой Аркестр часами. Урождённый Герман «Сонни» Блаунт, Сан Ра никогда не выходил из своей настоящей оболочки (то что циники назвали бы "образом"), носил блистающие одежды на теле и возвышенный взор на лице, говорил о космосе, о своём доме Сатурне, о Египте, мифологии; и для большинства всегда за его словами обязательно скрывались новые горизонты мысли – всё это Ра лаконично вкладывал в свою поэзию и в уста Джун Тайсон. На Swirling видно, насколько Миддлтон (под чутким наставничеством Маршалла Аллена) проникнута философией основателя, и в то же время не боится добавлять своего, продолжая миссию Ра – вещать о далёких просторах, одновременно приближая их и делая жизнь слушающего немного веселей и осмысленней. «Love and life / Interested me so / That I dared to knock / At the door of the cosmos!»
Слушать: https://sunrastrut.bandcamp.com/album/swirling
cLOUDDEAD - Ten
(2004, Mush Records/Big Dada)
experimental hip-hop / abstract hip-hop / neo-psychedelia
Сегодня в нашей рубрике #that_guest история о знакомстве со вторым альбомом cLOUDDEAD от музыкального журналиста и автора ТГ-канала Sobolev//Music Олега Соболева:
"Он и сейчас стоит перед глазами: новый диск «Ten» группы cLOUDDEAD на полке магазина музыки «Премьер д’Мур» в Мурманске. Мне пятнадцать, я увлекаюсь музыкой и год назад мы с другом послушали первый альбом «Ву-Тэнга» и стали скупать и скачивать хип-хоп как ненормальные. Скачивать было дешевле, даже несмотря на модемные скорости. Диску cLOUDDEAD я предпочел что-то другое, вроде группы The Roots. А скачав, когда он появился в «Соулсике», я пришел в негодование.
Это не хип-хоп! — думал я, прорываясь сквозь странную музыку cLOUDDEAD. Я уже где-то прочел, что продукция лейбла Anticon — это некий «абстрактный» хип-хоп, но вот таких абстракций я себе в голове точно не рисовал. Какие-то низкие, говорящие через нос голоса. Какой-то Афекс Твин на заднем плане? Что это такое?! Единомышленники нашлись, разумеется, в интернете; впрочем, ровно как и идеологические противники. Я провел немало часов в ЖЖ, споря о cLOUDDEAD и лейбле Anticon вообще. Это был, по моему мнению, «неправильный» хип-хоп, — да и вообще тогда мне казалось, что белые люди хип-хоп делать не могут, а на фоне электроабстракций читать нельзя. Мне нужен был бит.
Я был, разумеется, маленьким расистским пиздюком с очень ограниченным кругозором. Мои музыкальные вкусы в последующие годы значительно расширялись. Было встречено множество записей, которые открывали новые горизонты. Постепенно я стал возвращаться к той музыке, которую не любил ребенком, и прицениваться к ней снова.
Что-то оказалось вечно ненавистным: ну, например группа Kansas. Кто вообще любит группу «Канзас»?
К определенной музыке я стал немного лучше относиться, но все равно до сих пор до конца не понимаю и не принимаю. Самый жирный пример — Sonic Youth.
А некоторые записи, которые я терпеть не мог, полюбились прямо сильно. Но не альбом «Ten» группы cLOUDDEAD.
Нет, я его до сих пор не люблю. Мне он кажется истеричным, причем истерика в музыке на нем бьет через край. Истерика такого рода, которую испытывают люди, которым все дано, но у которых что-то забрали. А вот первый диск cLOUDDEAD, одноименный, компиляция, составленная из их первых синглов, выпущенных до 9/11, — это абсолютно мое.
Как его описать? Это музыка, ищущая саму себя в бесконечном лабиринте слушательского опыта своих создателей. Про cLOUDDEAD когда-то было принято писать как об эксцентриках, а об их песнях — как о мечущихся между самыми разными стилями, но на мой взгляд, те молодые люди, создавшие эту музыку, увлекались только двумя жанрами: хип-хопом и электроникой. Зато послушали их изрядно. Их поэзия и их инструментальные композиции, их коллажи, и эта странная, нависающая розовым облаком над музыкой атмосфера, — все это производит впечатление выхлопа. Как будто люди услышали что-то невероятное, — и хотят этим поделиться, перемолов через себя.
Я вспоминаю себя в пятнадцать лет".
Слушать:
https://open.spotify.com/album/0bP3QrNwVCC0uMc4qgvadu
(2004, Mush Records/Big Dada)
experimental hip-hop / abstract hip-hop / neo-psychedelia
Сегодня в нашей рубрике #that_guest история о знакомстве со вторым альбомом cLOUDDEAD от музыкального журналиста и автора ТГ-канала Sobolev//Music Олега Соболева:
"Он и сейчас стоит перед глазами: новый диск «Ten» группы cLOUDDEAD на полке магазина музыки «Премьер д’Мур» в Мурманске. Мне пятнадцать, я увлекаюсь музыкой и год назад мы с другом послушали первый альбом «Ву-Тэнга» и стали скупать и скачивать хип-хоп как ненормальные. Скачивать было дешевле, даже несмотря на модемные скорости. Диску cLOUDDEAD я предпочел что-то другое, вроде группы The Roots. А скачав, когда он появился в «Соулсике», я пришел в негодование.
Это не хип-хоп! — думал я, прорываясь сквозь странную музыку cLOUDDEAD. Я уже где-то прочел, что продукция лейбла Anticon — это некий «абстрактный» хип-хоп, но вот таких абстракций я себе в голове точно не рисовал. Какие-то низкие, говорящие через нос голоса. Какой-то Афекс Твин на заднем плане? Что это такое?! Единомышленники нашлись, разумеется, в интернете; впрочем, ровно как и идеологические противники. Я провел немало часов в ЖЖ, споря о cLOUDDEAD и лейбле Anticon вообще. Это был, по моему мнению, «неправильный» хип-хоп, — да и вообще тогда мне казалось, что белые люди хип-хоп делать не могут, а на фоне электроабстракций читать нельзя. Мне нужен был бит.
Я был, разумеется, маленьким расистским пиздюком с очень ограниченным кругозором. Мои музыкальные вкусы в последующие годы значительно расширялись. Было встречено множество записей, которые открывали новые горизонты. Постепенно я стал возвращаться к той музыке, которую не любил ребенком, и прицениваться к ней снова.
Что-то оказалось вечно ненавистным: ну, например группа Kansas. Кто вообще любит группу «Канзас»?
К определенной музыке я стал немного лучше относиться, но все равно до сих пор до конца не понимаю и не принимаю. Самый жирный пример — Sonic Youth.
А некоторые записи, которые я терпеть не мог, полюбились прямо сильно. Но не альбом «Ten» группы cLOUDDEAD.
Нет, я его до сих пор не люблю. Мне он кажется истеричным, причем истерика в музыке на нем бьет через край. Истерика такого рода, которую испытывают люди, которым все дано, но у которых что-то забрали. А вот первый диск cLOUDDEAD, одноименный, компиляция, составленная из их первых синглов, выпущенных до 9/11, — это абсолютно мое.
Как его описать? Это музыка, ищущая саму себя в бесконечном лабиринте слушательского опыта своих создателей. Про cLOUDDEAD когда-то было принято писать как об эксцентриках, а об их песнях — как о мечущихся между самыми разными стилями, но на мой взгляд, те молодые люди, создавшие эту музыку, увлекались только двумя жанрами: хип-хопом и электроникой. Зато послушали их изрядно. Их поэзия и их инструментальные композиции, их коллажи, и эта странная, нависающая розовым облаком над музыкой атмосфера, — все это производит впечатление выхлопа. Как будто люди услышали что-то невероятное, — и хотят этим поделиться, перемолов через себя.
Я вспоминаю себя в пятнадцать лет".
Слушать:
https://open.spotify.com/album/0bP3QrNwVCC0uMc4qgvadu
Forwarded from НИИ Шума
Сегодня мы не можем «просто заниматься музыкой» и предлагать слушателям новые релизы. Мы выходим на улицы, дежурим у изоляторов, поддерживаем попавших в беду товарищей. Любая наша деятельность — ради общей свободы, и музыка — не исключение.
Инициатива «Шум солидарности» объединяет издателей и исполнителей, которые выражают причастность происходящему. Сегодня, 5 февраля, bandcamp отказался от комиссии с продажи релизов, поддерживая тем самым музыкантов — а мы, в свою очередь, до конца месяца готовы перечислять полученные средства правозащитным организациям, которые вы и так хорошо знаете (ОВД-Инфо, Апологии Протеста, Медиазоне и др).
Список музыкантов и лейблов участвующих в акции на текущий момент (пополняется)
Zhelezobeton
Biosonar
NEN Records
Uhushuhu
Muzyka Voln
Pantheon
Global Pattern
Oneirine
iatemyself
Metamodernoise
Dissociative array
Skopje
Lazum
aiko online
Nikodimov
Mira Drevo
Heliophagia
Erugo Purakushi
Инициатива «Шум солидарности» объединяет издателей и исполнителей, которые выражают причастность происходящему. Сегодня, 5 февраля, bandcamp отказался от комиссии с продажи релизов, поддерживая тем самым музыкантов — а мы, в свою очередь, до конца месяца готовы перечислять полученные средства правозащитным организациям, которые вы и так хорошо знаете (ОВД-Инфо, Апологии Протеста, Медиазоне и др).
Список музыкантов и лейблов участвующих в акции на текущий момент (пополняется)
Zhelezobeton
Biosonar
NEN Records
Uhushuhu
Muzyka Voln
Pantheon
Global Pattern
Oneirine
iatemyself
Metamodernoise
Dissociative array
Skopje
Lazum
aiko online
Nikodimov
Mira Drevo
Heliophagia
Erugo Purakushi
👍1
Viagra Boys - Welfare Jazz
(2021, Year0001)
post-punk / art punk / punk blues / synth punk / cow punk
Второй LP оголтелых шведских панков, на котором они ударяются в неоднозначные эксперименты со звучанием и расширяют свой жанровый спектр.
Отношение хардкорных фанатов постпанка и профильной прессы к новой волне вдохновлённых движем групп в прошлом году ёмко сформулировал паблик «радикальные постпанк цитаты» со ссылкой на несуществующее интервью фронтмена группы Interpol Пола Бэнкса: «они не просто ебут труп (этим занимались мы), они ебут двадцать лет как изъеденные червями трупы собственных матерей». И действительно, модные нынче постпанк-команды, рассмотренные в отрыве от поднимаемых ими социальных проблем, практически сразу же начинают отдавать мертвечиной 50-летней давности. Однако стоит ли к числу любителей подобной дохлятины причислять шведскую команду Viagra Boys — вопрос до последнего времени остававшийся открытым.
Как по мне, на фоне унылых сношений с классикой постпанка за авторством Idles и Fontaines D. C. первый лонгплей шведов выглядел если не свежо (вряд ли такое понятие применимо для ребят, выглядящих как на третьи сутки марафона), то хотя бы незаезженно. Вокалист группы Себастиан Мёрфи в духе Марка нашего Смита (но не скатываясь в слепое подражание) выблёвывал в микрофон нечто невразумительное то про культ качалки, то про карьеризм, а на фоне кряхтели и громыхали попытки оставшейся команды подружить дегенеративный постпанк группы Blurt с генитальным роком шведской группы Onkel Kånkel и преимущественно хип-хоповой бочкой.
Затем вышел куда менее однозначный Common Sense EP, на котором музыканты попытались выдавить из себя неплохой саундскейп в духе ранних Minimal Compact, но закончили всё равно штамповкой би-сайдов к первому альбому. Сдабривалось это всё безобразие историями о том, как на записи второго альбома Мёрфи окончательно затерялся в амфетаминовом угаре и справлялся с ним значительно хуже всё того же Смита. Короче говоря, перед выходом второго лонгплея, Welfare Jazz, хороших ожиданий было мало.
Однако по итогам всё оказалось не так печально, точнее всё же печально, но совсем не из-за самоповторов. В музыкальном плане Viagra Boys повторяют шаги не столько свои, сколько своих предков из постпанк-тусовки, однако даже так умудряются радовать. Ребята внезапно вспомнили, что клавишник Элиас Юнгквист и саксофонист Оскар Карлс могут что-то выдавить из синтезаторов и при необходимости запрограммировать драм-машину. В результате, музыкально альбом сместился от ублюдочного гибрида панка и хип-хопа в сторону не менее ублюдочного гибрида панка с электро или диско, как например на треке Girls and Boys. Где-то на пересечении между старым и новым звучанием балансируют треки Toad с жирным оммажем группе Suicide и I Feel Alive с не менее явными отсылками к игги-поповскому Nightclubbing. Есть и несколько заскоков на территорию кантри, которые, однако, вряд ли сильно удивят знакомых с делюкс-версией прошлого альбома и местным кавером на Ain’t Living Long Like This.
Да и тематически Welfare Jazz кажется на удивление сфокусированным, особенно для альбома, собранного в перерывах между тем, как Мёрфи собирал в кучу собственные извилины. Здесь даже складывается своеобразный воспитательный нарратив, где Мёрфи проходит путь от то ли свино-, то ли жабоподобного наркозависимого «существа» до гордого владельца собственного домика в деревне. Однако на этом моменте и начинаются проблемы.
(2021, Year0001)
post-punk / art punk / punk blues / synth punk / cow punk
Второй LP оголтелых шведских панков, на котором они ударяются в неоднозначные эксперименты со звучанием и расширяют свой жанровый спектр.
Отношение хардкорных фанатов постпанка и профильной прессы к новой волне вдохновлённых движем групп в прошлом году ёмко сформулировал паблик «радикальные постпанк цитаты» со ссылкой на несуществующее интервью фронтмена группы Interpol Пола Бэнкса: «они не просто ебут труп (этим занимались мы), они ебут двадцать лет как изъеденные червями трупы собственных матерей». И действительно, модные нынче постпанк-команды, рассмотренные в отрыве от поднимаемых ими социальных проблем, практически сразу же начинают отдавать мертвечиной 50-летней давности. Однако стоит ли к числу любителей подобной дохлятины причислять шведскую команду Viagra Boys — вопрос до последнего времени остававшийся открытым.
Как по мне, на фоне унылых сношений с классикой постпанка за авторством Idles и Fontaines D. C. первый лонгплей шведов выглядел если не свежо (вряд ли такое понятие применимо для ребят, выглядящих как на третьи сутки марафона), то хотя бы незаезженно. Вокалист группы Себастиан Мёрфи в духе Марка нашего Смита (но не скатываясь в слепое подражание) выблёвывал в микрофон нечто невразумительное то про культ качалки, то про карьеризм, а на фоне кряхтели и громыхали попытки оставшейся команды подружить дегенеративный постпанк группы Blurt с генитальным роком шведской группы Onkel Kånkel и преимущественно хип-хоповой бочкой.
Затем вышел куда менее однозначный Common Sense EP, на котором музыканты попытались выдавить из себя неплохой саундскейп в духе ранних Minimal Compact, но закончили всё равно штамповкой би-сайдов к первому альбому. Сдабривалось это всё безобразие историями о том, как на записи второго альбома Мёрфи окончательно затерялся в амфетаминовом угаре и справлялся с ним значительно хуже всё того же Смита. Короче говоря, перед выходом второго лонгплея, Welfare Jazz, хороших ожиданий было мало.
Однако по итогам всё оказалось не так печально, точнее всё же печально, но совсем не из-за самоповторов. В музыкальном плане Viagra Boys повторяют шаги не столько свои, сколько своих предков из постпанк-тусовки, однако даже так умудряются радовать. Ребята внезапно вспомнили, что клавишник Элиас Юнгквист и саксофонист Оскар Карлс могут что-то выдавить из синтезаторов и при необходимости запрограммировать драм-машину. В результате, музыкально альбом сместился от ублюдочного гибрида панка и хип-хопа в сторону не менее ублюдочного гибрида панка с электро или диско, как например на треке Girls and Boys. Где-то на пересечении между старым и новым звучанием балансируют треки Toad с жирным оммажем группе Suicide и I Feel Alive с не менее явными отсылками к игги-поповскому Nightclubbing. Есть и несколько заскоков на территорию кантри, которые, однако, вряд ли сильно удивят знакомых с делюкс-версией прошлого альбома и местным кавером на Ain’t Living Long Like This.
Да и тематически Welfare Jazz кажется на удивление сфокусированным, особенно для альбома, собранного в перерывах между тем, как Мёрфи собирал в кучу собственные извилины. Здесь даже складывается своеобразный воспитательный нарратив, где Мёрфи проходит путь от то ли свино-, то ли жабоподобного наркозависимого «существа» до гордого владельца собственного домика в деревне. Однако на этом моменте и начинаются проблемы.
Viagra Boys всегда казались донельзя ироничными, так что и последние треки (особенно кавер на In Spite of Ourselves с фирменной подачей Мёрфи и Эми Тейлор из Amyl and the Sniffers) кажутся пародией на воспеваемый там пасторальный образ жизни. Только вот Мёрфи раздал десятки интервью, вдалбливая аудитории в голову, что он просто хочет спокойной жизни за городом, от которой, говоря словами классиков, «его бы пёрло на чистом». И, в отличие от героя известной песни Кровостока, никакого неожиданного финала Мёрфи для своего героя не планирует. Сложно поверить, что такой банальный взгляд на жизнь транслирует человек, пару лет назад написавший Sports и Down in the Basement.
Так чем же печалит последний альбом? Не столько очевидной недожатостью собственных сюжетов, сколько дальнейшими перспективами. Рискну предположить, что по мере протрезвления, Мёрфи будет отбрасывать все больше интересных иронических ходов, наработанных в период заторча. Здесь нужно вспомнить, что было интересного в ранних Viagra Boys. Артём Абрамов когда-то назвал участников группы паразитами, и я всецело подписываюсь под такой характеристикой. Это паразиты на теле джаза, хип-хопа, культа успеха и токсичной маскулинности. Вся суть группы была в эксплуатации традиционных форм и образов с доведением их до абсурда.
Последний альбом жирно намекает, что для Мёрфи источником той самой способности паразитировать был именно его маргинальный статус. В отличие от Джейсона Уильямсона из Sleaford Mods, сохранившего повод для пролетарского брюзжания даже после реабилитации, Мёрфи вряд ли найдет повод присосаться в будущем к чему-то ещё. По его собственным словам, группа уже записала следующий альбом, который по духу значительно ближе к классическому року. Так что вполне вероятно, что злых и токсичных паразитов из Швеции в привычной форме мы слышим в последний раз. Viagra Boys умерли, да здравствуют Viagra Boys!
Слушать:
https://open.spotify.com/album/6Kni5BJN0cqBMXqANtHGG8
Так чем же печалит последний альбом? Не столько очевидной недожатостью собственных сюжетов, сколько дальнейшими перспективами. Рискну предположить, что по мере протрезвления, Мёрфи будет отбрасывать все больше интересных иронических ходов, наработанных в период заторча. Здесь нужно вспомнить, что было интересного в ранних Viagra Boys. Артём Абрамов когда-то назвал участников группы паразитами, и я всецело подписываюсь под такой характеристикой. Это паразиты на теле джаза, хип-хопа, культа успеха и токсичной маскулинности. Вся суть группы была в эксплуатации традиционных форм и образов с доведением их до абсурда.
Последний альбом жирно намекает, что для Мёрфи источником той самой способности паразитировать был именно его маргинальный статус. В отличие от Джейсона Уильямсона из Sleaford Mods, сохранившего повод для пролетарского брюзжания даже после реабилитации, Мёрфи вряд ли найдет повод присосаться в будущем к чему-то ещё. По его собственным словам, группа уже записала следующий альбом, который по духу значительно ближе к классическому року. Так что вполне вероятно, что злых и токсичных паразитов из Швеции в привычной форме мы слышим в последний раз. Viagra Boys умерли, да здравствуют Viagra Boys!
Слушать:
https://open.spotify.com/album/6Kni5BJN0cqBMXqANtHGG8
Forwarded from Хоть глазочком заглянуть бы (IVAN Beletsky)
В НЛО выходит легендарная фишеровская книжка о призраках. Уверен, что и с переводом/адаптацией получилось все более чем хорошо.
Заказать можно на сайте издательства: https://www.nlobooks.ru/
А скоро будет еще сразу две книжки Рейнольдса в разных издательствах.
Заказать можно на сайте издательства: https://www.nlobooks.ru/
А скоро будет еще сразу две книжки Рейнольдса в разных издательствах.
Fievel Is Glauque - God's Trashmen Sent to Right the Mess
(2021, "la Loi")
jazz-pop / lo-fi / art pop / yé-yé / bossa nova / indie rock
Начнём наше возвращение к прежней форме с простого и приятного. Сегодня немного расскажем про камерный альбом, веющий коммуной и ослабеванием ограничений.
Если поддаться желанию и описать God's Trashmen в виде образа, то получится, что компашка из фильмов Эрика Ромера переглянулась, и от нечего делать решила сесть и записать альбом, а мы подслушиваем из-за стены. Но образ этот немного обманчив. Песни на самом деле записаны не в один заход одной группой, а 5 ансамблями в совокупности из 30 музыкантов во Франции, NY, LA и Брюсселе. Последний – дом для вокалистки Ма Клеман (Marie-Amélie Clément-Bollée) и с 20-го года для Зака Филипса, клавишника и лидера проекта. На контрасте с простыми мелодиями Фивелов (так Зак игриво называет даже не группу, а отдельных участников), в интервью он серьезен, придаёт осмысленность каждому аспекту их музыки, приводит нетривиальные аналогии. Но за облаком концептов видно душевную простоту, а по его словам также легко понять, как он ценит талант и тонко отмечает особенности каждого исполнителя.
Редко попадаются записи, которые дают чувство доминирующей лёгкости и вызывают фейковую ностальгию по счастливым моментам (кофейной эры франкопопа 60-х? допандемийных лет?). God's Trashmen – среди лучших образцов таких альбомов этого квартала, а может и декады. Кажущаяся спонтанность, ни к чему не обязывающее качество звука только усиливают это ощущение. Сложно понять, какой выбор тут осознанный, а какой просто навеян моментом. Ма иногда переходит на французский, но голос её неизменно выделывает виртуозные выкрутасы, абсолютно органичные для каждой песни. Они редко переходят двухминутный рубеж, но каждая имеет свой шарм и особенность, будь то заедающий рефрен Клеман, неожиданно врывающийся инструмент или угол, под которым в микрофон попадают аккорды. Отлично они работают и на перемешке: так легче влюбляться всё в каждую новую песню, не уставая к концу 20-трекового кутежа. Если скучаете по солнцу и студенческим посиделкам, или по новым альбомам Стереолаб – вам сюда.
Слушать:
Bandcamp: https://laloi.bandcamp.com/album/gods-trashmen-sent-to-right-the-mess
Spotify: https://open.spotify.com/album/3dt3UwGLb4VRuUYHCDaHLs?si=PJwzHf0WQjOScAAxz06_5Q&nd=1
(2021, "la Loi")
jazz-pop / lo-fi / art pop / yé-yé / bossa nova / indie rock
Начнём наше возвращение к прежней форме с простого и приятного. Сегодня немного расскажем про камерный альбом, веющий коммуной и ослабеванием ограничений.
Если поддаться желанию и описать God's Trashmen в виде образа, то получится, что компашка из фильмов Эрика Ромера переглянулась, и от нечего делать решила сесть и записать альбом, а мы подслушиваем из-за стены. Но образ этот немного обманчив. Песни на самом деле записаны не в один заход одной группой, а 5 ансамблями в совокупности из 30 музыкантов во Франции, NY, LA и Брюсселе. Последний – дом для вокалистки Ма Клеман (Marie-Amélie Clément-Bollée) и с 20-го года для Зака Филипса, клавишника и лидера проекта. На контрасте с простыми мелодиями Фивелов (так Зак игриво называет даже не группу, а отдельных участников), в интервью он серьезен, придаёт осмысленность каждому аспекту их музыки, приводит нетривиальные аналогии. Но за облаком концептов видно душевную простоту, а по его словам также легко понять, как он ценит талант и тонко отмечает особенности каждого исполнителя.
Редко попадаются записи, которые дают чувство доминирующей лёгкости и вызывают фейковую ностальгию по счастливым моментам (кофейной эры франкопопа 60-х? допандемийных лет?). God's Trashmen – среди лучших образцов таких альбомов этого квартала, а может и декады. Кажущаяся спонтанность, ни к чему не обязывающее качество звука только усиливают это ощущение. Сложно понять, какой выбор тут осознанный, а какой просто навеян моментом. Ма иногда переходит на французский, но голос её неизменно выделывает виртуозные выкрутасы, абсолютно органичные для каждой песни. Они редко переходят двухминутный рубеж, но каждая имеет свой шарм и особенность, будь то заедающий рефрен Клеман, неожиданно врывающийся инструмент или угол, под которым в микрофон попадают аккорды. Отлично они работают и на перемешке: так легче влюбляться всё в каждую новую песню, не уставая к концу 20-трекового кутежа. Если скучаете по солнцу и студенческим посиделкам, или по новым альбомам Стереолаб – вам сюда.
Слушать:
Bandcamp: https://laloi.bandcamp.com/album/gods-trashmen-sent-to-right-the-mess
Spotify: https://open.spotify.com/album/3dt3UwGLb4VRuUYHCDaHLs?si=PJwzHf0WQjOScAAxz06_5Q&nd=1
Genesis Owusu - Smiling With No Teeth
(2021, House Anxiety / Ourness)
neo-soul / funk / experimental hip-hop / alternative r&b
Разношёрстный дебют артиста из Канберры – один из самых не-беззубых концептуальных альбомов начала этого года. За фееричным продакшеном стоят истории внутренних поединков с «чёрными псами», депрессией и расизмом.
«Yall don't want to hear me, you just want to dance» – André 3000, «Hey Ya!»
Мнение: хип-хоп стоит на месте или даже выдыхается. Да, я и сам люблю заценить биты Кенни Сегала, поломать голову над строчками milo или концептами clipping., но прорывные, выдающиеся релизы случаются всё реже. Ещё мнение: спасти сцену во многом может R&B (и соул, и фанк), что по сути и происходит (нет, я не про слащавые припевы в поп-рэпе). Это улавливают как Тайлер с JPEG-ом, так и Брокхэмптон на последней паре релизов. Но даже учитывая их, сложно вспомнить настолько распахивающий эти ворота возможностей релиз, как дебют Genesis Owusu (Кофи Овусу-Анса), австралийца, в детстве переехавшего из Ганы. Он безудержно смешивает и чередует жанры, до того, что бессмысленно относить работу к одному из них. Овусу хочется попробовать столько всего, что ему удаётся звучать как дюжина разных артистов, хотя при этом немного и удивляет чередование треков. Нахрапистый рэпер, лиричный бард и чертовски привлекательный преемник Принса, все там.
Фигура и энергетика Принса здесь более чем очевидны. Дженезис не стесняется своих истоков и вдохновителей, он и его альбом пропитаны почитанием Кендрика, Канье и Death Grips, но их наследие звучит на Smiling With No Teeth (SWNT) не как калька, а как трамплин для триумфа индивидуальности новой звезды. Что уж там, даёт ростки даже подсознательное влияние местной австралийской рок-сцены: например треки Black Dogs! и Drown с Кирином Джей Каллинаном. Последнего, как и всю группу, пригласил менеджер и по совместительству клавишник Эндрю Клиппел (Andrew Klippel). Drown вообще получился блистающим водоразделом альбома, благодаря харизматичному вокалу Кирина и сверкающим синтам. Но блеск обманчив, надо быть внимательным.
Smiling With No Teeth. Беззубая улыбка. Золотые импланты, подмена реального видимым. «Всё офигительно», кричит музыка Овусу. «Я в ужасе», – скрыто за текстами. Или «пошло оно всё». Чёрт, это первый позыв – заслушать The Other Black Dog (какое же божественное вхождение в альбом) и всё вокруг неё до дыр, танцевать и чувствовать сладкий релакс. Но стройная и ужасающая история внутренней жизни, распростёртая по 15 трекам, уводит музыку как минимум с лидирующей позиции; к горлу подкатывает ком. SWNT – музыкальный аналог ситуации, когда при всём ужасе происходящего человек только и может, что выдать защитную реакцию в виде улыбки. Да, Дженезис доводит троп «весёлых поп-песен с тёмным подтекстом» до абсолюта, делая из этого главный
концепт альбома. Подборки «топ 10 песен со скрытым смыслом» такого не видели.
Постоянно возникающий чёрный пёс – это многозначная метафора, издавна обозначающая депрессию. Почти вся первая часть альбома повествуется от его лица и направлена к подвластному ему Овусу, либо проходит в их диалоге. На Centrefold и Waitin' on Ya он навязчивый абьюзер, убивающий своей «заботой» и «лаской». The Other Black Dog, Gold Chains и Smiling with No Teeth с разных сторон дают прочувствовать главную тему альбома – сокрытие проблем за яркой оболочкой, как суммирует Овусу, «A tale of black dogs with golden leashes / Broken stories told facetious». Don't Need You и Drown же – взгляд на депрессию уже со стороны, и ей в лицо нужно высказать напоследок всё, что накопилось: «Party's over twin brother, I'm the winner here».
(2021, House Anxiety / Ourness)
neo-soul / funk / experimental hip-hop / alternative r&b
Разношёрстный дебют артиста из Канберры – один из самых не-беззубых концептуальных альбомов начала этого года. За фееричным продакшеном стоят истории внутренних поединков с «чёрными псами», депрессией и расизмом.
«Yall don't want to hear me, you just want to dance» – André 3000, «Hey Ya!»
Мнение: хип-хоп стоит на месте или даже выдыхается. Да, я и сам люблю заценить биты Кенни Сегала, поломать голову над строчками milo или концептами clipping., но прорывные, выдающиеся релизы случаются всё реже. Ещё мнение: спасти сцену во многом может R&B (и соул, и фанк), что по сути и происходит (нет, я не про слащавые припевы в поп-рэпе). Это улавливают как Тайлер с JPEG-ом, так и Брокхэмптон на последней паре релизов. Но даже учитывая их, сложно вспомнить настолько распахивающий эти ворота возможностей релиз, как дебют Genesis Owusu (Кофи Овусу-Анса), австралийца, в детстве переехавшего из Ганы. Он безудержно смешивает и чередует жанры, до того, что бессмысленно относить работу к одному из них. Овусу хочется попробовать столько всего, что ему удаётся звучать как дюжина разных артистов, хотя при этом немного и удивляет чередование треков. Нахрапистый рэпер, лиричный бард и чертовски привлекательный преемник Принса, все там.
Фигура и энергетика Принса здесь более чем очевидны. Дженезис не стесняется своих истоков и вдохновителей, он и его альбом пропитаны почитанием Кендрика, Канье и Death Grips, но их наследие звучит на Smiling With No Teeth (SWNT) не как калька, а как трамплин для триумфа индивидуальности новой звезды. Что уж там, даёт ростки даже подсознательное влияние местной австралийской рок-сцены: например треки Black Dogs! и Drown с Кирином Джей Каллинаном. Последнего, как и всю группу, пригласил менеджер и по совместительству клавишник Эндрю Клиппел (Andrew Klippel). Drown вообще получился блистающим водоразделом альбома, благодаря харизматичному вокалу Кирина и сверкающим синтам. Но блеск обманчив, надо быть внимательным.
Smiling With No Teeth. Беззубая улыбка. Золотые импланты, подмена реального видимым. «Всё офигительно», кричит музыка Овусу. «Я в ужасе», – скрыто за текстами. Или «пошло оно всё». Чёрт, это первый позыв – заслушать The Other Black Dog (какое же божественное вхождение в альбом) и всё вокруг неё до дыр, танцевать и чувствовать сладкий релакс. Но стройная и ужасающая история внутренней жизни, распростёртая по 15 трекам, уводит музыку как минимум с лидирующей позиции; к горлу подкатывает ком. SWNT – музыкальный аналог ситуации, когда при всём ужасе происходящего человек только и может, что выдать защитную реакцию в виде улыбки. Да, Дженезис доводит троп «весёлых поп-песен с тёмным подтекстом» до абсолюта, делая из этого главный
концепт альбома. Подборки «топ 10 песен со скрытым смыслом» такого не видели.
Постоянно возникающий чёрный пёс – это многозначная метафора, издавна обозначающая депрессию. Почти вся первая часть альбома повествуется от его лица и направлена к подвластному ему Овусу, либо проходит в их диалоге. На Centrefold и Waitin' on Ya он навязчивый абьюзер, убивающий своей «заботой» и «лаской». The Other Black Dog, Gold Chains и Smiling with No Teeth с разных сторон дают прочувствовать главную тему альбома – сокрытие проблем за яркой оболочкой, как суммирует Овусу, «A tale of black dogs with golden leashes / Broken stories told facetious». Don't Need You и Drown же – взгляд на депрессию уже со стороны, и ей в лицо нужно высказать напоследок всё, что накопилось: «Party's over twin brother, I'm the winner here».